Spoiler Alert

Mas que una invitación a ver, o no ver, una cinta, buscamos entablar un dialogo que enriquezca la experiencia cinematográfica. Asumimos que quienes lean un artículo han visto ya la cinta: no podemos discutir sin revelar el final. Si la película te interesa pero no la has visto, mejor para ti, y para todos, que regreses después de verla. Así la discusión es más a gusto.

Wednesday, December 29, 2021

The Power of the Dog (Jane Campion, 2021) – 9.5/10

Lo que parecía ser un western es en realidad un viaje adentro de una mentalidad profundamente perversa en un mundo de soledad. Con una interpretación extraordinaria de Benedict Cumberbatch.

Ficha IMDb

En 1925, durante una expedición de recolección de su inmenso rebaño de vacas, los hermanos Phil (Benedict Cumberbatch) and George ( Jesse Plemons)  Burbank llegan a un restaurante en un pueblo de Montana, donde se detienen a comer con sus hombres. El lugar es atendido por una viuda, Rose (Kirsten Dunst) y su hijo Peter (Kodi Smit-McPhee), un chico muy sensible, artista y demasiado afeminado para los gustos de Phil quien se dedica desde el principio a burlarse de él, así como a callar los vecinos de mesa, un grupo de amigos demasiados alegres y ruidosos para su gusto.

 George se casa con Rose, mientras Peter va a la universidad estudiar medicina. La llegada de la mujer a la inmensa casa familiar es para Phil el fin de la vida de hermanos : se queda solo en el cuarto de los dos mientras su hermano y su cuñada ocupan el dormitorio de los padres, del otro lado del cuarto de baño compartido, cuya puerta se le cierra con llave. De todas formas, no la usaba mucho, feliz de vivir en la mugre y los olores de los animales. 

A partir de ese momento, Phil emprende una guerra de nervios con Rose, que intensifica cuando George va a pasar días a la ciudad para resolver los asuntos administrativos de la granja,  llevándola a refugiarse en el alcohol. Extrañamente, cuando Peter llega a pasar las vacaciones, Phil se dedica a educarlo en las artes del campo : montar a caballo, cuidar a los animales, cazar.

Pero, poco a poco, Peter se adentra a los secretos de Phil. Encuentra su tesoro secreto escondido en una cabaña del bosque : revistas homosexuales que pertenecieron a Bronco Henry , el cowboy de quien Phil habla con admiración superlativa, cuya silla de montar conservó y encera con pasión, cuya bufanda le sirve para placeres muy particulares. Finalmente, Peter aprovecha los conocimientos dados por Phil y la cercanía que este construyó, probablemente para aislar más a Rose, para deshacerse de él, en un asesinato que no deja huellas. Por fin, Rose tendrá lo que Peter siempre quiso por ella : la felicidad. 

Los espacios son vacíos, sin arboles ni animales domésticos. En el pueblo del restaurante o alrededor de la mansión, parece que no hay vida. Son lugares de hombres que viven entre ellos y con los bueyes y caballos, animales útiles, casi cosas. El contraste viene en el bosque y el rio, lugares de libertad sensual, de placer.

La mansión, muy austera por afuera, está llena de detalles de riqueza : muebles, tapetes, vajilla. Riqueza confirmada por la relación con el gobernador, la vestimenta siempre elegante del hermano mayor, las sirvientas vestidas con uniformes para servir la cena. Phil fue a Yale,  tiene muchos temas de conversación, como un oven de la buena sociedad. Pero ha decidido olvidar todo eso.

El hombre renunció a la vida civilizada, regresó en encerrarse en un desierto, en compañía de hombres rústicos, a vivir como un salvaje que no habla, no se lava, agrede a todos. La gran admiración anunciada desde el principio para el legendario cowboy Bronco Henry, se precisa cuando Phil, de vuelta a casa, encera la silla de montar mexicana, con el pomo para el laso, el close-up sobre la mano moviéndose sobre el pomo insinúa el tipo de relación que hubo entre los hombres. Eso será explicitado, siempre en forma discreta, aunque clara, con el descubrimiento de las revistas, y la escena de autoerotismo en el claro del bosque. Así que Phil se retiró a la granja, y al silencio, después de perder a su amor. Un amor obviamente imposible de contar. Esta condenado a vivir su dolor solo. Reacciona odiando todo lo que puede recordar su propia sensibilidad y manifestando una masculinidad intolerante. Demuestra odiar en los demás lo que probablemente odia más en el mismo. Su conflicto, nunca dicho, podría hacernos tenerle alguna indulgencia, pero la directora sabe equilibrar 

Phil es un ser apartado por los demás porque hace todo para volverse indeseable. Provoca todo el tiempo. Hace sufrir. ¿Quién podría adivinar el secreto del líder de hombres y animales? Peter los adivina. La escena donde Phil entiende que Peter ya entendió es una maravilla de silencio y muestra el enorme talento de Benedict Cumberbach que ya en varios momentos había mostrado la expresividad de su cara y su cuerpo. Fotografiado muchas veces en contra picada, que los hace ver más imponente, más invasivo, Phil tiene la silueta clásica del cowboy, acentuada por las chaparreras amplias que le dan una silueta casi femenina, amplia a partir de la cintura. 

Phil es el ejemplo de lo que una cultura dominada por lo masculino le puede hacer a un individuo que no siente de la misma forma : lo aniquila y lo transforma en el verdugo de lo que el mismo es, o fue.

La desolación de los paisajes es la metáfora del desierto interior, de la falta de empatía de todos con todos. Seres sin corazón que o que deben esconderlo por miedo a las burlas viven en medio de espacios vacíos. 

La cinta es la adaptación de una novela de Thomas Savage, publicada en 1967, una época donde la homosexualidad masculina no era un tema confesable. Valdría la pena leerla para ver si el autor hombre tiene la misma sutileza y fuerza que esta cinta dirigida por una mujer.


Tuesday, December 28, 2021

Reminiscence (Lisa Joy , 2021) – 8.5/10



Entre ciencia ficción, drama intimista y film “noir”,una interpretación diferente de Hugh Jackman, una extraña película.


Ficha IMDb

En una Miami invadida por las aguas por culpa del cambio climático cuyo centro se ha dejado abandonado, y donde el extremo calor del día obliga a vivir de noche, Nick Bannister (Hugh Jackman), veterano del ejercito, y su amiga Emily “Watts” Sanders (Thandiwe Newton) tienen un extraño negocio. Mediante la inmersión en un tanque de agua, y guiados por hipnosis, los clientes pueden acceder a recuerdos suyos para revivir momentos felices, encontrar soluciones.Una cliente casi adicta es Elsa Carine (Angela Sarafyan) quien quiere volver a vivir sus encuentros sexuales con un hombre a quien no quiere olvidar. 

El negocio de Nick y Watts se complementa con el apoyo que le dan a la oficina de la fiscal Avery  Castillo (Natalie Martinez) al dar el apoyo tecnológico para  interrogatorios que garantizan la sinceridad del sospechoso.

Una noche llega al negocio una hermosa mujer, Mae (Rebecca Ferguson ) que ha perdido sus llaves. Al irse olvida sus aretes. Nick se lanza a buscarla al club nocturno donde canta ya que la sesión de reminiscencia le dio algunas informaciones personales. La mujer misteriosa atrae a Nick en particular porque canta una canción Where or When profundamente arraigada en los recuerdos de infancia de Nick.

Poco a poco los dos avanzan en una relación amorosa romántica y nostálgica, aunque Watts sigue desconfiando de Mae.  Pero todo se acaba el día en que la cantante aprovecha que solo Watts está presente para introducirse a la bodega donde se conservan las tarjetas de vidrio, soporte de las memorias de los clientes y roba unas. Después de eso, desaparece. Paralelamente, Avery utiliza los servicios de Nick y Watts para recuperar información de la mente de un sospechoso en coma que trabajaba para un narcotraficante en New Orleans, Saint Joe (Daniel Wu). La revelación es que Mae trabajaba par él y estaba adicta a “Baca”, un peligroso narcótico. Así Nick entiende que todo fue un plan y que fue victima de su propio sueño de amor. Las tarjetas robadas llevan a la relación de Elsa Carine, misteriosamente asesinada y a su amante, el riquísimo hombre político Walter Sylvan (Brett Cullen) con quien tuvo un hijo, posible heredero de la fortuna y que el hijo legitimo Sebastian (Mojean Aria) está tratando de eliminar. 

Sin embargo, unos pequeños detalles le dan a esperar qué tal vez todo no ha sido tan cínico y se vuelve adicto a las sesiones de reminiscencias para volver a vivir casi sin interrupción los momentos felices.

La cinta es claramente una reescritura del mito de Orfeo, el poeta que fue hasta los infiernos para suplicar a los dioses Hades y Proserpina que le devuelven a su esposa Eurídice muerta de una mordedura de serpiente. Los dioses le permiten volver a la superficie terrenal acompañado de su amada, con la condición de que no se voltee a mirarla antes de salir del mundo infernal. Pero Orfeo no puede resistir la tentación, se voltea y Eurídice vuelve para siempre al inframundo .El poeta pasará el resto de su vida errando sobre la tierra y cantando su dolor con su lira.

La originalidad de la cinta es entretejer esta temática nostálgica con un entorno futurista, posterior a una catástrofe acuática. Lugares de Miami reconocibles : las calles del centro, el metro aéreo Metromover automatizado, futurista en su concepción, la Freedom Tower, se transforman en un mundo de después lleno de recuerdos del antes. Como en Minority Report adaptado de Philip K. Dick ( Spielberg - 2002), la policía aprovecha tecnologías que invaden el cerebro humano para utilizar los recuerdos.

Pero la búsqueda desesperada de Nick de la mujer desaparecida, del amor pasado ideal, introduce una trama romántica de todos los tiempos en este espacio futurista. 

La figura de la Femme fatale, cantante nostálgica en un cabaret despoblado recuerda las novelas noir y recuerda a Mary Astor en El halcón maltés (John Huston – 1941).

La cinta logra equilibrar momentos de pasión, momentos policiacos con la búsqueda de los que han manipulado a Nick, y los cínicos motivos familiares y políticos que están al origen de todo el gran plan, y vale mucho más que el recibimiento negativo que obtuvo. 


The Girl in the Spider's Web (Federico Alvarez, 2018) - 7.5/10

Nueva aventura de Lisbeth Salender, la violenta hacker del dragón tatuado, apoyada por el periodista renegado de Milenium. Llena de acción como las adaptaciones anteriores, presenta una actriz más humana y una trama más psicológica.

Ficha IMDb

Lisbeth (Beau Gadsdon) y Camilla (Carlotta von Falkenhayn) viven con su padre Alexander Zalachenko ( Michael Persbrandt) en una inmensa mansión en medio de los bosques. El ambiente angustiante deja a entender que el padre abusa de ellas, hasta que Lisbeth decide escapar, lo que hace sola mientras su hermana decide quedarse.

Adulta, Lisbeth Salander (Claire Foy) sigue con sus actividades de hacker en Estocolmo, al servicio de quien más le paga al mismo tiempo que usa sus talentos para defender mujeres maltratadas. Y denunciar públicamente a sus abusadores.  

El investigador informático Frans Balder (Stephen Merchant) le pide ayuda para recuperar Firefall, un programa que desarrolló para la NSA capaz de acceder a los códigos nucleares del mundo. Balder quiere deshacerse de él ya que lo considera demasiado peligroso para la paz mundial. Un agente de la NSA Edwin Needham (Lakeith Stanfield) sigue de cerca los movimientos de Salander. Unos mercenarios liderados por Jan Holster (Claes Bang ) contactan a Gabriella Grane (Synnove Lacody Lund), directora adjunta de la SÄPO, los servicios de seguridad suecos. que decide desplazar a Balder y su hijo autista August (Christopher Convery)  a una casa de seguridad. 

Lisbeth recurre entonces a su viejo cómplice, el periodista Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) , de vuelta a la revista Millenium, en el cual sigue escribiendo artículos denunciadores de anormalidades económicas y políticas. Este le ayuda a identificar a los que la persiguen, : Holster trabajó antes a las órdenes de Zalachenko, padre de Lisbeth, y pertenece ahora a una red criminal Spider Society. Paso a paso, Lisbeth tiene que remontar los diferentes enredos montados por Grane, Needham y la Spider Society con su jefe Thanos. Todo acaba en la casa de infancia de Lisbeth, adonde han llevado el niño August para torturarlo en vista de obtener el password de Firefall. Es cuando Lisbeth descubre que Thanos es su hermana Camilla (Sylvia Hoeks), que siguió las huellas de su padre, después de escapársele al fingir su suicidio. Las dos hermanas confrontan sus recuerdos de infancia con su padre , Camilla revela los abusos vividos y reprocha su abandono a su hermana. 

Todo acabará bien, los malos castigados, el niño August con su madre, Lisbeth con sus hackings y Blomkvist con su revista.

La chica en la telaraña es la adaptación de la cuarta novela, Lo que no me mata, la primera no escrita por el primer autor, publicada en 2015. Otra derivación de la saga de Stieg Larsson, continuada por David Lagercrantz. Ya vimos varias películas centradas en el personaje, con diferentes niveles de eficiencia : La chica del dragón tatuado con Rooney Mara y Daniel Craig (David Fincher - 2011), remake de la primera versión con Naomi Rapace y Michael Nyqvist, Los hombres que no amaban a las mujeres (Niels Arden Oplev – 2009), seguida de La chica que soñaba con una cerilla y un galón de gasolina (Daniel Alfredson – 2009) y La reina en el palacio de las corrientes de aire (Daniel Alfredson  – 2009), menos conocida, todas suecas. 

Lo que aporta esta cinta es que se adentra por flasbacks más largos a la infancia de Lisbeth, permitiéndonos entender las raíces de su carácter inquebrantable, al mismo tiempo que ejemplo las motivaciones de su oponente, su propia hermana, formada en eficiencia por su implacable padre al mismo tiempo que traumatizada por sus abusos y llena de rencor y odio hacia la hermana mayor que la traicionó al escaparse. Eso le da una profundidad psicológica que no existía en las adaptaciones anteriores, más enfocadas en la eficiencia violenta de Lisbeth, y su actitud antisocial.

Sin embargo, Lisbeth Salander pierde de su fuerza extraña y se convierte en una suerte de Nikita o de James Bond femenino, con su moto, su vestuario, lejos del carácter de ángel vengador que castigaba las perversiones sexuales de algunos protagonistas, creando un ambiente sórdido y perturbador. Los malos son del tipo acostumbrado, políticos, instituciones gubernamentales, grupos que buscan más riquezas y más poder, gente no tan alejados de los grupos reales de poder. El regreso a la casa de la niñez no está sin recordar el final de 007:Operación Skyfall (Sam Mendes - 2012). 

Queda una película de acción muy entretenida, un poco Hollywoodense, en nostálgicos colores gris-azules que les convienen muy bien a Berlín y Estocolmo .


Monday, December 27, 2021

The Unforgivable (Nora Fingscheidt, 2021) – 8.5/10

Las dificultades de una mujer que trata de rehacer su vida al salir de prisión. Problemas económicos, sentimentales, administrativos y la búsqueda por recuperar los lazos perdidos.

Ficha IMDb

Ruth Slater (Sandra Bullock) ha pasado veinte años en prisión por el asesinato de un policía. Eso pasó cuando quisieron sacarla de la casa donde vivía con su hermanita Katie (Neli Kastrinos) de 5 años después del suicidio de su padre. La hermana, ahora una talentosa pianista (Aisling Franciosi) fue adoptada por una familia que nunca le dio a leer las cartas que mandaba Ruth y ahora quiere a toda fuerza evitar el reencuentro entre las dos. 

Ruth tiene que respetar lo términos de su libertad condicional : vivir en el refugio indicado por su oficial de libertad condicional, Vincent Cross (Rob Morgan), trabajar donde este le indica. La capacitación que hizo en carpintería, oficio considerado como masculino, no le permite algo que le guste y tiene que aceptar un puesto en una conservería de pescado. Ahí empieza una relación con otro empleado, Blake( Jon Bernthal) pero este se aleja cuando ella le revela su situación judicial, lo que ella interpreta como fracaso cuando es en realidad la obligación para él de mantenerse alejado a un exconvicto, ya que también está en libertad condicional. 

La suerte lleva a Ruth al sitio de construcción de un comedor comunitario y puede dedicar su tiempo libre a ayudar en la construcción sin saber que esta observada por los dos hijos del policía que mató y que buscan venganza, Steve (Will Pullen ) y Keith Whelan (Tom Guiry).

Un viaje de recuerdos a la casa donde vivió con Kathie la pone en presencia del nuevo dueño, John Ingram (Vincent d’Onofrio), abogado que acepta representarla en su demanda de derecho de visita. La esposa de este, Liz (Viola Davis), después de oponerse fuertemente a la posición de su esposo, acepta finalmente ayudar a Ruth cuando entiende lo que pasó en realidad el día del asesinato .

Mientras los padres adoptivos, Rachel (Linda Emond) y Michael Malcolm (Richard Thomas) se siguen oponiendo al reencuentro la hermana adoptiva de Kathie, Emily (Emma Nelson) se pone en contacto con Ruth, lo que provoca un malentendido con los dos hermanos, quienes la secuestran pensando que se trata de la hermanita y queriendo pagar a Ruth con la misma moneda al matar a un ser amado.

Siguiendo una narración más bien sentimental : encontrar la hermana perdida, la cinta plantea las dificultades de reinserción de una mujer al salir de la cárcel. Parece difícil de aceptar que en pleno siglo XXI, las condiciones impuestas por el sistema sean casi iguales a las que Victor Hugo describe en Los Miserables. El ex detenido ve muy limitadas sus posibilidades de reconstruir una vida normal. En el caso de Ruth, estas dificultades materiales cotidianas se suman a la dificultad psicológica de haber perdido a su hermana, sabiendo en lo más profundo que lo que la sentencia que aceptó fue precisamente para salvar a esta. La interpretación de Sandra Bullock, muy lejos de la imagen de facilidad y felicidad a la que nos ha acostumbrado, nos pone frente a un muro. Esta mujer se encerró en una celda de rechazo, de desconfianza, de sufrimiento. Nunca sonríe, a la diferencia de la mujer joven de los flashbacks en compañía de la niña Kathie. Se ve tosca, testaruda, opuesta a todo. Nada de maquillaje, de peinado, es la mujer típica trabajadora sin esperanzas, sin ganas de vivir, siempre callada. Su única esperanza está dentro de ella, muy escondida, pero fuertemente arraigada. Acepta el encierro en un trabajo horrible, la imposibilidad de una relación sentimental, la obligación de convivir en un cuarto con mujeres desconocidas. Sus obligaciones, contra las cuales no protesta, le meten adentro un bloque de rechazo que es al mismo tiempo su fuerza al darle una estructura de la cual no puede escapar, y que le da la base para seguir luchando. 

A pesar de digresiones que podrían parecer inútiles, la narración avanza en forma muy eficiente ya que cada subtrama se relaciona directamente en un momento u otro con una de las dos tramas principales, la sentimental: reunirse con la hermana perdida; o la social : mostrar las dificultades de la reinserción. Además, la sorprendente interpretación de Sandra Bullock hace de esta cinta un momento muy interesante. 


Tuesday, December 7, 2021

American Beauty (Sam Mendes, 1999) - 8/10


Hace veinte años, la película fue aclamada y recompensada con cinco Oscares, al ser vista como la celebración de la liberación de un hombre que suelta finalmente las seudo obligaciones de una sociedad de apariencias y consumismo. Sin embargo, al volverla a ver hoy, se siente mucho mejor que fue una trampa, un engaño que conforta una visión del mundo favorable al reforzamiento de los deseos infantiles de un macho con el consecuente desprecio a todo intento femenino de autonomía.

Ficha IMDb

El señor Lester Burnhamm (Kevin Spacey) vive en una bonita casa de suburbios con su esposa Carolyn (Annette Bening) y su hija adolescente, Jane (Thora Birch). Se aburre en casa y en el trabajo, hasta el día en que ve a una amiga de su hija, Angela ( Mena Suvari), cheerleader y provocadora. Su vida de pronto toma sentido. Amenazado por una reestructuración, manda a volar el trabajo, después de insultar a su jefe y se lleva una sustantiva indemnización a casa. Por fin libre, decide vivir como siempre lo ha deseado, es decir satisfacer todos sus deseos, incluyendo la seducción de la joven. Se convence que es dueño de su vida, que puede reanudar con sus ilusiones de joven y corregir todo lo que las obligaciones le han quitado: obligaciones laborales, matrimoniales, paternales. Porque todo fue culpa de los demás y, ahora sí, es dueño de sí mismo. Así que se lanza a la gran empresa de ”renacimiento físico y afectivo”. Es decir que abandona cualquier responsabilidad, cualquier freno a la expresión de sus opiniones y sus deseos. Deja de lado todo tipo de respeto, para los buenos modales o las opiniones de los demás .Quiere comer lo que quiere cuando quiere, donde quiere; quiere follar a su esposa al mismo tiempo que se toma una cerveza : prueba que amor, mejor dicho, sexo, y alcohol son solo formas diferentes de satisfacer necesidades físicas. 

 El contacto con su vecino Ricky Fitts (Wes Wentley) quien busca la belleza del mundo con su mini cámara digital y financia su pasión con el trafico de drogas, lo confirma en su buena decisión. Sobre todo, se puede establecer un paralelo entre las dos vidas, a pesar de la diferencia de edad: El padre de Ricky, Frank (Chris Cooper) es un coronel que mantiene un control de hierro sobre su casa, el consumo de drogas de su hijo, vigila las actividades y somete a su esposa Barbara ( Allison Janney). Hermanos en la opresión , los dos vecinos se vuelven cómplices en la liberación.   

Carolyn satisface sus sueños de independencia económica en el negocio de las ventas de residencias y reina sobre el orden de su casa : rosas en el jardín, comidas saludables, limpieza y orden extremos. Se motiva a si misma con frases de auto-afirmación y superación. Obviamente eso le parece a Lester lo más despreciable del mundo, por lo artificial e hipócrita que significa en el trato a los posibles clientes, y a los colegas de trabajo en particular el exitoso vendedor Buddy Kane (Peter Gallagher). Y poco le importa que Carolyn viva una fogosa relación con el seductor. Lester se ha reducido a un ser sin sentimientos más allá de su propio bienestar. 

American Beauty es el nombre de una variedad de rosas, hermosa, pero sin olor, pura apariencia, como la vida que llevan todos los personajes. También puede ser el tipo corporal de la joven estadounidense físicamente perfecta : rubia, delgada, coqueta, una suerte de Lolita que aloca a los hombres más grandes. Seducir a una chica así es un sueño para un hombre mayor, para un hombre americano, es el éxito en su forma la más aceptada por la sociedad gringa masculina. Es una forma del sueño americano. Pero también es la atracción a lo superficial, lo aparente, lo falso. De lo falso de su vida anterior, organizada y monótona, Lester cayó a lo falso de un sueño infantil. Trabajar sus músculos, escuchar rock y fumar un porro , es lo más fácil, egoísta , irresponsable. Es caer en otro modelo de perfección, una imagen igualmente fabricada. Es contemplarse el ombligo, lo que es manifestado por el uso repetido de pantallas, ventanas, espejos. Los personajes se están admirando a si mismos y buscando en las imágenes de si la confirmación de que coinciden con la imagen que quieren mostrar a los demás y a si mismos. 

Los pétalos rojos son la metáfora de los deseos de juventud de Lester : escapa al mundo real y los ve salir de su uniforme de animadora, cubrir el agua de la bañera, cubrir su cuerpo desnudo. Siempre son a la vez atracción y barrera, solicitación y prohibición. 

La película juega con el deseo que todos tenemos, llegando a cierta edad, de recuperar el tiempo perdido, de recrear las ocasiones de felicidad que, pensamos, hemos dejado de lado por tener que cumplir con obligaciones sociales, profesionales o familiares. Es fácil dejarse llevar con la ilusión de que Lester es un modela a seguir cuando en realidad es el regreso a las pulsiones infantiles del principio de placer : obtener inmediatamente lo que uno quiere. Sin moralidad. Freud decía que el niño era un potencial perverso . Lester es perverso porque tiene todas las capacidades del adulto para satisfacer los deseos infantiles. Su comportamiento con las mujeres, desde su hija hasta su esposa, pasando por la adolescente Lolita, es el comportamiento de un macho irrespetuoso. 

Tal vez el cambio de percepción entre el espectador actual y el espectador a la salida de la película  en 1999, sea el resultado de la evolución en las mentalidades. En esos más de 20 años, han pasado muchas cosas y las mujeres ya no aceptan que la escala de medida de los comportamientos sea la masculina heterosexual y dominante. Belleza Americana ya no se puede ver como la vimos antes porque la ideología que vehicula ya no es aceptada tan fácilmente. 


Sunday, December 5, 2021

The French Dispatch (Wes Anderson, 2021) – 9/10


El nuevo álbum de imágenes de Wes Anderson por fin salió. Un homenaje a la escritura, a la inventiva, a las imágenes y a los actores. Una pléyade, algunos casi irreconocibles. En una organización obsesiva, casi enfermiza, todos se divierten y el espectador, aun más.

Ficha IMDb

Siguiendo el gusto de Wes Anderson para las cosas bien organizadas, se trata de el ultimo numero de una revista, publicado después de la muerte del director, Arthur Howitzer Jr. ( Bill Murray). Cada una de las distintas secciones presenta un articulo, historias independientes que, sin embargo, se cruzan en ciertos momentos, sobre todo que sus autores pertenecen todos al equipo periodístico. Sin embargo, cada una se presenta, en el tradicional estilo Anderson con su portada, su titulo, su autor y evoluciona en un particular estilo y ambiente.

En total cuatro historias republicadas de números anteriores, y una necrología,  constituyen lo que podría ser una película de sketches, enmarcadas en una secuencia en tiempo presente que sirve para contar la historia de la revista , suerte de publicación en Francia para residentes gringos, antes de presentar una reunión editorial en la oficina del director.

The Cycling Reporter (El periodista ciclista) es la narración de una vuelta en bicicleta efectuada por Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) en la pequeña ciudad de Ennui-sur-Blasé (Aburrimiento sobre hastío) donde se encuentran las oficinas del periódico. El comentario de la visita guiada presenta los lugares principales de la ciudad y explica cómo todo ha cambiado al mismo tiempo que se quedó igual.

The Concrete Masterpiece (La obra de arte en hormigón) tiene como marco la conferencia de la historiadora del arte J.K.L.Berensen (Tilda Swinton) sobre Moses Rosenthaler ( Benicio del Toro), pintor mentalmente desequilibrado que purga una pena de prisión por asesinato. Pinta un desnudo abstracto de una celadora Simone (Léa Seydoux). Otro interno, Julien Cadazio (Adrian Brody), condenado por evasión fiscal, quiere a fuerza comprar la obra a pesar de la negativa del artista. Años después, Cadazio y unos amigos irrumpen a la fuerza en la prisión donde descubren que Rosenthaler ha pintado una serie de frescos sobre las paredes, lo que impide su transporte a la galería de arte Cadazio. Ni modo, se puede desplazar la prisión completa a Kansas. 

Revisions to a Manifesto (Correcciones a un manifiesto), es el articulo de Lucinda Krementz (Frances McDormand) sobre una manifestación estudiantil, la Revolución del tablero de ajedrez, que perturba severamente la tranquila ciudad de Ennui sur Blasé. A pesar de sus intenciones de mantener la objetividad, la periodista tiene una relación con uno de los lideres, el joven Zeffirelli (Thimothée Chalamet) y lo ayuda a redactar un manifiesto, exponiéndose a los celos de la estudiante Juliette (Lyna Khoudri). 

The Private Dining Room of the Police Commisioner (El comedor privado del jefe de policía) es la revelación de una cena privada organizada para el jefe de policía (Mathieu Amalric) por el teniente y cocinero Nescaffier (Steve Park), contracción de la marca de café y del nombre del gran cocinero Escoffier, autor de libros clásicos de gastronomía,  durante la cual Gigi (Vincent Ait Hellal ), el hijo mestizo del jefe es secuestrado y logra mandar un mensaje por código morse. Un ataque a base de rábanos envenenados permite salvar al niño y uno de los criminales mientras los policías mueren : a los sobrevivientes no les gustaban los rábanos. 

La cinta termina cerrando el circulo al volver a la junta de los miembros del comité de redacción, reunidos en la oficina de Howitzer, y preparándose para la ceremonia mortuoria. 

En un ambiente de cuento, de “Erase una vez” en un pueblo irreal, indefinido, pero tan parecido a la realidad de tiempos pasados, pero no tanto, Wes Anderson organiza un desfile de actores famosos, muchos de ellos irreconocibles por el maquillaje, la ropa o el comportamiento. Ellos se doblan a las exigencias locas de su director para ofrecernos un juego de adivinanzas. 

Anderson parece más viejo de lo que es (nació en 1969) , sus referencias son de otra generación : películas clásicas de Carné o Renoir, manifestaciones de mayo 1968, cuando él todavía no había nacido, fotografías de Cartier-Bresson o de Doisneau. Juega con las canciones, con los cineastas de culto : un personaje se llama Zefirelli, un invitado del jefe de policías es el retrato fiel de Jean-Pierre Melville con gabardina beige, sombrero y lentes oscuros. Tantas referencias que el espectador al salir quiere volver a ver para distinguir lo que probablemente no vio pasar, tan abundantes y rápidas son las alusiones. 

A su espectador fiel, le da la satisfacción de entregar los planos fijos, las imágenes perfectamente simétricas, las colecciones de accesorios, los espacios barrocos en el sentido clásico del término, es decir retorcidos, rebuscados, mientras los movimientos de cámara funcionan en líneas rectas en la perfecta tradición del clasicismo y su sobriedad. La búsqueda de una perfección casi artesanal donde cada detalle es en si mismo la acumulación perfecta de todo lo necesario para dar profundidad, al mismo tiempo que totalmente superfluo. No se puede parpadear por miedo a perder algo ya que cada imagen es totalmente sobrecargada de información. 

La película es totalmente francesa : Ennui sur Blasé es Paris,  las orillas del rio, los puentes, los adoquines, los nombres de las tiendas, es Angoulême, capital europea del comic, los colores vienen de Carné, de Renoir, de Divivier. Los estudiantes salen de Triffaut o Chabrol. El jefe de policía es la reencarnación de Louis Jouvet en Quai des orfèvres (Henri-Georges Clouzot – 1947). Además, los actores franceses hablan en francés .Y es totalmente americana, con el ritmo frenético de la búsqueda del niño secuestrado, con la fantasía. Pero, sobre todo, es totalmente literaria, con su estructura de puesta en abismo, de profundizar en cada historia dentro de la historia dentro de un sistema de referencias externas e internas de un articulo a otro. Probablemente es esta construcción muy compleja lo que en un momento dado llega a perder al espectador. Hay que poner atención a demasiadas cosas para entender las historias, sobre todo la de los estudiantes y la del cocinero, al mismo tiempo que hay que demasiado que observar para disfrutar del juego intelectual de reconocer : los actores, los lugares, las referencias. En mas de una ocasión, uno se pierde y, para no ahogarse, se agarra de la pura imagen, arriesgándose a perder algo de la narración o del dialogo. El otro riesgo es que, al acumular tantos personajes, se pierde un real interés por cada uno, pasan rápido y se les olvida. La mente de un espectador no puede asimilar tanto contenido, principalmente visual, en tan poco tiempo. 

Son fuegos artificiales de inventiva, de ingenio, pero demasiado rápido, demasiado minucioso, visualmente e intelectualmente agotador. Se disfruta muchísimo, divierte, uno se siente inteligente al identificarlas referencias, pero deja con la sensación que no se vio a fondo, que todo fue superficial, cuando, paradójicamente, el trabajo de Anderson es todo menos superficial. Tal vez eso sea su objetivo en esta cinta. Si en las anteriores quería establecer un ambiente nostálgicamente emotivo y provocar una ternura y complicidad con sus personajes, sus vidas y sentimientos complicados, tal vez busca esta vez insistir sobre el aspecto burlesco, absurdo de la vida humana, acelerada y sin rumbo antes de acabar de repente en la muerte.  

Más que nunca, Wes Anderson deslumbra, cautiva, nos impone sus obsesiones. Pero esta vez, llega casi al limite de lo que un espectador puede asimilar en una función. Dos opciones : renunciar o volver a ver la película, para, esta vez, disfrutarla totalmente. 


Dune (Denis Villeneuve, 2021) – 9.5/10



Un clásico entre las grandes sagas del siglo XX, inspiradas en las grandes mitologías del mundo. Si bien la historia no es original, el director nos entrega una visión propiamente de un tiempo y un espacio sin comparación.

Ficha IMDb

En 10191, el duque Leto Atreides (Oscar Isaac), soberano del planeta Caladan, es mandado al planeta Arrakis, también conocido como Dune por el emperador Shaddam IV. Su misión : administrar el planeta para garantizar la producción y envío de la especie indispensable para la supervivencia del imperio, ya que prolonga la ida humana, inmuniza contra los venenos y da facultades mentales sobrehumanas, al miso tiempo que permite la navegación interestelar, indispensable para la economía del imperio. 

El duque sabe que detrás del gran honor que se le hace se esconde una empresa muy arriesgada, probablemente una trampa para deshacerse de él y de su linaje. En efecto, los encargados de la explotación de Arrakis han sido los Harkonnen durante 80 años, con lo que se han vuelto muy ricos. El barón Vladimir Harkonnen ( Stellan Skarsgärd) está decidido a recuperar el poder desde su planeta Giede Prime.

Además de unas condiciones geográficas inhumanas : desierto sin límites, temperatura excesivamente alta, falta de agua y presencia de enormes gusanos destructores, el planeta tiene sus propias poblaciones originarias, los Fremen, adaptados a las condiciones y capaces de lidiar con los gusanos 

El barón tiene que ir a Arrakis acompañado de su concubina Jessica (Rebecca Ferguson), misteriosa mujer educada por las Madres Bene Gesserit y de su hijo Paul (Thimothée Chalamet). Este ha recibido la doble educación, mental y espiritual de parte de su madre, militar de parte de su maestro y mentor Gurney Hallek (Josh Broslin), del capital de los soldados de elite Duncan Idaho (Jason Momoa). Esto le da unas capacidades muy especiales. Además, Paul tiene visiones premonitorias, sin entender de qué se trata, talento que sólo Jessica y Duncan tienen. Para evaluarlo llega a Caladan una Reverenda Madre del Bene Gesserit, Gaius Helen Mohiam /(Charlotte Rampling) para someterlo a una prueba mortal que definirá su humanidad y su falta de miedo a la muerte y el sufrimiento .

Un ataque en contra de Paul le hace sospechar la presencia de un traidor en la casa Atreides, Se trata de Wellington Yueh( Chang Chen) ), el médico personal de la familia, que desactiva los escudos protecciones de la residencia para permitir el acceso al ejercito Harkonnen y a los Sardaukar del emperador Shaddam. Paul y su madre logran escapar después de que Leto se sacrifica para matar los atacantes. A través del desierto y gracias a sus « destiles », ropa diseñada para reciclar la humedad corporal, llegan a una tropa Fremen que los salva de un gusano, encabezada por Stilgar (Javier Bardem ), jefe tribal acompañado de Chani (Zendaya), la joven de ojos azules que Paul vio varias veces en sus alucinaciones premonitorias. Después de un duelo a muerte contra un miembro de la tribu opuesto a su admisión, Paul, en contra de la decisión de su madre, decide unirse a los Fremen para llevar a cabo el plano de paz de su padre. 

La primera precisión que nos da Villeneuve desde el principio es que la historia tomará en cuenta el punto de vista de los otros, los que no cuentan por nada, los “bárbaros” o sea los Fremen , y que bien podría darse una recuperación de su propio territorio, tradiciones y creencias. Están esperando la llegada de un mesías, el Mahdi, quien los guiará para sublevarse en contra de la opresión del Imperio. 

La historia en sí no es original, sigue los arquetipos de personajes explicitados y clasificados por Greimas como actantes y por Campbell como arquetipos: un joven príncipe llamado a ocupar el lugar de su padre, sus tutores y protectores, la dinastía oponente, con su jefe y sus obedientes ,la fuerza mental de las madres, el objeto de la búsqueda : la especia ,y por consecuencia el poder. De la misma forma, la narración sigue todas las etapas del relato de iniciación, llevando el joven héroe a descubrir y desarrollar poco a poco sus capacidades. El villano tradicional es el barón Harkonnen, casi imitación de Marlon Brando en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola- 1979) en oposición al soberano paternal lleno de sabiduría, Leto . La madre es a la vez mentor y protector a la vez que transmisora de un saber espiritual 

Pero la innovación de Villeneuve es el universo que crea. La belleza de los paisajes, la organización y movimientos de los conjuntos humanos, de las maquinarias son resaltados por el director de fotografía, Roger Deakins que ya había trabajado con Villeneuve para crear un mundo fuera del tiempo en Blade Runner 2049 (2017) así como Paul Lambert, responsable des efectos visuales y Gerd Nefzer de los efectos especiales, responsables de toda la parte tecnológica : libros en hologramas, visiones de Paul, gusanos gigantes. La música de Hans Zimmer, quien también trabajó en Blade Runner 2049, acompaña los estados de ánimos, los ruidos de las naves y las armas con una banda sonora mística, hipnotizadora, hecha de coros y de tambores tribales,  pero sin imponer un tema central repetitivo. 

La cinta de Villeneuve logra ser según los momentos épica e intimista, los dos con la misma estética depurada, que se llena de grandiosidad en los momentos épicos, gracias a los amplios espacios desérticos heredados de Lawrence de Arabia (David Lean – 1962) y al número de personajes en pantalla, tan numerosos y diminutos que dan la impresión que son solamente peones de una partida de ajedrez eterna .La sencillez muy trabajada de los interiores, los trajes, una casi ausencia de muebles, permiten que una historia futurista sea al mismo tiempo feudal, que los luchas se focalicen en lo mas profundo de los personajes. Las invenciones tecnológicas no están desprovistas de poesía, como este avión helicóptero con forma y movimientos de libélula gigante .

Para eso, el casting es perfecto: Paul - Timothée Chalamet no puede tener otra madre que Jessica – Rebecca Ferguson, la belleza pura y al mismo tiempo sencilla de esta es el reflejo perfecto de la belleza masculina del joven héroe. La compenetración entre los dos es perfecta, sin necesidad de palabras de afecto. Cada uno está a la altura de que el otro necesita y espera. Thimothée Chalamet que nos acostumbró a su imagen de niño guapo y dulzón va ganando fuerza, firmeza hasta llegar a la autonomía y la madurez. 

En la cinta como en la novela, las lenguas tienen una importancia primordial : de la misma forma que Tolkien Inventó idiomas para el mundo del Señor de los anillos cada pueblo o familia humana tiene la suya, con palabras que vienen de culturas de todos los tiempos y lugares los Fremen hablan una lengua inventada, el Chakobsa, también conocida por las Bene Gesserit , pero existe también una lengua telepática La Voz , y un idioma de señas entre madre e hijo. Villeneuve decidió poner subtítulos, lo que subraya la extrañeza de esos idiomas, pero también la posibilidad de entenderlas si uno decide aprenderlas. 

Gran saga del siglo XX, Dune tiene un significado moderno que Villeneuve explicita : el capitalismo moderno busca zonas económicamente atractivas, en las cuales se enfrentan las potencias mundiales, buscando su propio provecho en el control de los recursos naturales, en el total desprecio para los intereses de las poblaciones locales. Especia en la novela, petroso, gas, litio o cualquier mineral en el mundo real. Las religiones pueden ser la fuerza de inspiración que subleva a los pueblos oprimidos como puede ser instrumento para mantener a los pueblos en la ignorancia y la obediencia. 

Recordemos que Dune es un complejo conjunto de 14 novelas, seis escritas por Frank Herbert ,y varias secuelas y precuelas escritas por su hijo Brian Herbert y Kevin J. Anderson después del deceso del padre de la saga. Recordemos también que fue objeto de varias adaptaciones: en cine, una película de David Lynch (1984), un proyecto fallido de 10 horas de Jodorowsky, con Giger, Moebius, Dali, Mike Jagger, Orson Welles…;en series: Frank Herbert’s Dune (2003), e inspiradora de mundos futuros y extraterrestres , empezando por la Guerra de las Galaxias. 

Como lo es la gran novela de Herbert en la literatura fantástica moderna, la película de Villeneuve es imprescindible. Hay que verla antes de que llegue la segunda parte. 


Friday, December 3, 2021

L’aveu (Costa Gavras, 1970) - 9.5/10


Una película política que tuvo el valor de denunciar los abusos de la Unión Soviética en las naciones hermanas del bloque socialista, y la perfecta mecánica de los grandes juicios estalinistas.

Ficha IMDb

En 1951 en Praga el subsecretario de Relaciones Exteriores Artur Ludvik (Yves Montand) se da cuenta que qué lo siguen cada día hasta su casa. Preocupado, reúne a colegas y amigos que han vivido juntos los años del comunismo desde la guerra de España y durante la Resistencia en Francia. El año anterior, tuvieron lugar en Budapest unos grandes juicios que les enseñaron valiosas lecciones sobre la política del partido comunista soviético. Saben y aceptan que el partido es quien sabe lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero y están dispuestos a obedecer para trabajar al desarrollo de la ideología comunista soviética. Sin embargo, todos se sienten amenazados en menor o mayor forma.

Unos días después London es arrestado en la calle. Tres o cuatro vos otros coches negros le cortan el camino, unos agentes le ponen una bolsa sobre la cabeza y lo llevan a algún lugar desconocido.

A partir de ese momento empieza una pesadilla que va a durar varios meses Ludvik es mantenido sin contacto con su familia, pasa de una celda, cada una más sucia y oscura que la anterior. Lo obligan a quedarse despierto, a caminar sin descansar en la celda. La comida es un plato de una sopa inmunda que muchas veces le quitan antes de que pueda empezar a comer. Pasa por interminables sesiones de interrogatorios llevados por principalmente dos personas : Smola (Michel Vitold) y Kohoutek (Gabriele Ferzetti). Lo llevan a un simulacro de ahorcamiento. 

Obviamente no tiene derecho a un abogado. El objetivo es muy claro: quieren que confiese que desde que estaba en Francia existencia estuvo en contacto con un espía americano a quién entregó información clave a cambio de dinero. Si supo años después que esta persona era un espía al servicio de Estados Unidos, pero en el momento en que Ludvik lo conoció todavía no se sabía. También se le presiona al pedirle que denuncie sus amigos cómplices al servicio de las fuerzas capitalistas y se le dice que ellos ya hablaron y lo denunciaron Si acepta de confesar sus culpas, los jueces serán más benevolentes con él. Si no, se está arriesgando a una condenación a muerte.

Al principio, en su admiración ciega y su obediencia al Partido Comunista, Ludvik acepta la idea de hacer su autocriíy reconocer las faltas que tal vez tuvo; después acepta la idea de qué algunos tienen que sacrificarse para que la revolución pueda seguir avanzando y que triunfe el comunismo.

Durante las sesiones de interrogatorio se menciona muy seguido los “camaradas consejeros”, en realidad de los enviados de Moscú que se han vuelto unos hermanos mayores que someten las “repúblicas democráticas” que viven al este de la cortina de hierro, las que están unidas en el pacto de Varsovia y tienen que someterse a las líneas directrices de la política de Stalin.

A medida que avanzan los interrogatorios, se usan diferentes métodos de tortura psicológica, de engaños, mentiras. Se le enseña papeles que firmó, pero en realidad nunca firmó; se le hace firmar declaraciones modificadas. Resiste pie a pie, palabra a palabra. Pero la lógica implacable de los que lo interrogan gana finalmente. Ludvik, agotado física y mentalmente, acepta declararse culpable de cosas que en realidad nunca hizo y participa en un juicio colectivo. Como los otros acusados, confiesa ser partidario de Tito, presidente de Yugoslavia, y de Trotsky , los mayores enemigos de Stalin. 

Minutos antes del juicio, transmitido por radio a todo el país, se encuentra con doce altos dignatarios, que ocupaban puestos importantes en los diferentes ministerios, esos mismos con quien se había reunido en su casa unos días antes de su arresto. Para el juicio, todos tuvieron que aprender de memoria su declaración para poder repetirla sin un solo error. Catorce supuestos traidores están juzgados al mismo tiempo, en un juicio al estilo de las grandes purgas en la Union Soviética durante la década anterior. 

Por su lado su esposa Lise (Simone Signoret) trató, desde el primer día de la desaparición, de ponerse en contacto con el secretario del Partido Comunista para preguntar qué había pasado. Ella trabajaba en una estación de radio y el nivel de vida que tenían era bastante alto : una bonita casa, coche para él y coche con chofer para ella. Grande fue su sorpresa al salir de la oficina del ministro con encontrarse con su nuevo coche mucho menos lujoso que el primero y tuvo que mudarse para un pequeño departamento. Además, fue despedida de su trabajo en la estación de radio y gracias una amiga (Monique Chaumette) encontró un empleo de obrera en una fábrica.

El resultado del juicio colectivo fue pena de muerte para todos : once de los acusados fueron ejecutados, dos penas de a muerte fueron comulgadas a prisión de por vida. Ludvik es rehabilitado en 1956 y emigra a Francia con su familia. Ahí escribe su libro autobiográfico en 1967. En 1968  decide hacer un viaje a Praga para presentarlo, aprovechando que Checoslovaquia entrar el libro en este momento Checoslovaquia vive una primavera liberal, guiada por Alexander Dubcek, como lo hizo años antes el régimen socialista húngaro tomando distancia del Partido Comunista ruso, como trató de hacerlo antes la Insurrección húngara, severamente castigada en 1956.  Pero cuando llega a Praga el 21 de agosto de 1968, coincide con la entrada de los blindados soviéticos, bajo las protestaciones de los estudiantes y de la población en general. Una pintada en una pared reza :” Lenin, despierta, se han vuelto locos.”

La cinta es totalmente fiel a la realidad de la pesadilla vivida por Artur London, ex viceministro de Asuntos Exteriores en Checoslovaquia, emigrado en Francia y corresponde en un momento en que los intelectuales franceses empiezan a darse cuenta de los abusos que se han producido en el este. Ya no son tiempos de Stalin; quien está en el poder es Brezhnev. A Costa Gavras se le criticó mucho hacer esta película después de Z (1969). Esta película, que obtuvo un éxito rotundo, denunciaba al poder militar que se instaló en Grecia, un poder de extrema derecha. Al realizar L’Aveu, se acusó a Gavras de no escoger un lado, de dar bandazos de un lado al otro y finalmente no tener convicción propia cuando en realidad lo que hace es denunciar los abusos de regímenes totalitarios, esos que funcionan de la misma forma sean de derecha o de izquierda. Después Costa Gavras realizaría varias otras películas ,siempre en esa misma línea política humanista de denunciar los abusos de poder, denunciar las injerencias de un país potente en un país más débil, denunciar las complicidades oscuras cuyas víctimas siempre son las mismas : la gente del pueblo o la gente que tiene un ideal político. 

La película se centra sobre el personaje de Ludvik y por ende sobre su intérprete masculino principal, Yves Montand. Este nunca deja la pantalla. Su transformación es espectacular casi impúdica en el sentido que vemos su cuerpo transformado, su cara cambia, sus huesos salen, su torso es casi el de un cadáver : Montand bajó 17 kilos para la filmación que se realizó en el orden de la narración, imponiéndose esos sufrimientos físicos como una suerte de penitencia por haber creído en la bondad del régimen soviético. Sus ojos se transforman en unos huecos sin vida , su silueta alta y elegante se reduce, se encorva. Es ahora un viejo agotado, acabado. Ya no tiene edad. cuando le vuelven a poner su mejor traje, camisa blanca y corbata, zapatos bien encerados, es como la caricatura de lo que fue antes. 

Por su lado Simone Signoret, con su silueta un poco espesa y su voz grave, tiene la complexión de una mujer convencida de su lugar en la sociedad, convencida de su ideología, convencida de su obediencia a la palabra oficial del partido. Tiene total confianza en el aparato oficial, sabe que ni ella ni su esposo han hecho nada en contra ni del espíritu ni de la ley de la del comunismo. Por eso va a pedir ayuda porque está convencida de que se trata de un error, de un malentendido qué con buena fe de los dos lados se van a esclarecer. Su fe en la sabiduría del partido es tan grande que después de la publicación y de la difusión en el radio del juicio le escribe una carta al primer ministro para dar a conocer su conformidad de qué los juicios fueron correctos, de qué su esposo si merecía ser castigado. La difusión de esta carta, que ella no esperaba, le valió la admiración de sus compañeros de trabajo aún si su amiga y si el director de la fábrica (Jean Bouise) no parecieron tan convencidos.

Además de contar con grandes intérpretes, los que siempre han sido compañeros de trabajo y de expresión de Costa Gavras, la película tiene una madurez técnica y estética que apoya al discurso de denuncia. Filmada en colores oscuros que se aproximan al blanco y negro, la película trabaja en diferentes niveles de tiempo. Si la línea principal es la narración de la cautividad de Ludvik, se introducen flashbacks de diferentes momentos de su vida, pasado cercano de la reunión que tuvo con sus amigos y colegas antes de su arresto, pasado más lejano de los juicios del año anterior en Hungría, pasado aun más remotos momentos de su vida antes de Checoslovaquia, por ejemplo, durante la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial cuando él estaba en la Resistencia. Se integran imágenes de archivos de la Revolución Rusa y de la Segunda Guerra Mundial. Pero también se usan en flashforwards momentos de la vida posterior a Checoslovaquia, cuando Ludvik esta física y mentalmente repuesto, instalado en Francia y empezando a escribir su libro. En conversaciones en una terraza muy bonita a la orilla del Mediterráneo con los que van a publicar el libro , da explicaciones históricas sobre el funcionamiento del comunismo dictado desde Moscú , siguiendo las diferentes etapas del poder, primero de Stalin,  después con Jrushchov, con Brézhnev. Sabe analizar muy bien los movimientos de ideología en particular en la relación con lo que pasaba en el resto del mundo en el contexto de la guerra fría con el mundo capitalista. Estas proyecciones en el futuro permiten entender que lo que parece ser el presente de la narración es en realidad el relato a posteriori de Ludvik, el contenido del libro que está escribiendo, lo que explica el uso de la voz off. Si Ludvik condena el estalinismo y su totalitarismo, no renuncia al ideal comunista, y piensa que los nuevos regímenes en las repúblicas democráticas permiten más libertades a los habitantes. Durante sus interrogatorios, Le quedó claro que su juicio fue una purga del Partido Comunista checoslovaco, para destruir su cabeza que Moscú consideraba demasiado judía. 

Esos espacios de cambios en el tiempo permiten hacer más soportable lo que está viviendo Ludvik en su prisión en su calabozo: los sufrimientos, los malos tratos, las amenazas . Todo repetido hasta la nausea. 

En efecto, uno de los recursos retóricos que utiliza la película es el uso de la repetición : es la repetición de palabras, es repetición de situaciones, es precisión de movimientos que es obligado a hacer, repetición obligada de su numero matricula : 3225, que reemplazó su nombre, repetición por los agentes de las mismas preguntas. Se crea un sistema de ecos que lo encierran en una forma metafórica qué reproduce el encierro físico en el cual está condenado a vivir durante días, semanas, meses, más de un año, sin la luz del día, sin tener conocimiento del paso del tiempo.

La opresión por medio de la repetición se hace evidente durante la lectura de la condena: la expresión “de origen judío” para casi todos los acusados, Ludvik entre ellos, que revela el antisemitismo profundo del régimen soviético. Repetición de la sentencia : condenado a muerte, como martillazos sobre la cara en plano cerrado de cada uno de los acusados. 

La película llegó a Francia en un momento en que los intelectuales no estaban dispuestos a escuchar verdades sobre el régimen de Moscú. El Partido Comunista Francés era el partido de izquierda más importante y seguía fielmente las instrucciones de Moscú, lo que no facilitó la filmación ya que varios técnicos eran comunistas y hicieron entender al realizador que denunciar eventos políticos en Rusia equivalía a ser enemigo del proletariado. En esos años todavía se deseaba creer en las buenas intenciones del mundo soviético y personalidades muy importantes se negaron a escuchar estas informaciones. Poco después se sabría del Gulag, de los asesinatos políticos, las desapariciones y los hospitales psiquiátricos. Pero con L’Aveu algo empezó a cambiar en la opinión pública y el Partido Comunista Francés empezó a temblar.

Por su técnica, por su tema, por su fuerza de denuncia, pero sobre todo por ser el mejor papel de Montand, entre una larga lista de películas a las que participó, L’Aveu es una cinta irremplazable.